Оркестры и хоры РГМЦ



Симфонический оркестр радио «Орфей»

Важнейшая просветительская миссия коллектива – популяризация музыки современных российских композиторов, многие из которых были представлены на Международном конкурсе «Трибуна современной музыки», проводимом под эгидой ЮНЕСКО.  Руководит коллективом яркий представитель отечественной дирижёрской школы заслуженный артист России Сергей Кондрашев.





Академический Большой концертный оркестр имени Юрия Васильевича Силантьева

Легендарный коллектив, созданный победной весной 1945 года. Гордость оркестра – это репертуар, «золотой фонд» советской эстрадной песни.
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России композитор Александр Клевицкий.




Академический большой хор «Мастера хорового пения»

Название «Мастера хорового пения» было дано коллективу как свидетельство профессионализма, универсальности и высокой исполнительской культуры. Это один из лучших в стране хоров, удостоенный самых высоких наград в России и за рубежом. Гибкость, непревзойденное чувство стиля хор с блеском демонстрирует во время концертов, выступая на ведущих площадках России, Европы, стран Востока...




Академический хор русской песни

Академический хор русской песни – постоянный участник Московского пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева, Дней славянской письменности на Красной площади. Выступления хора – это всегда яркие сценические шоу с участием танцевальной группы под руководством заслуженной артистки России Людмилы Байковой и оркестра народных инструментов. Художественный руководитель хора – Николай Азаров. Главный хормейстер - Андрей Азовский.


История театрального костюма с Анной Пахомовой

 

Об авторе

Пахомова Анна Валериевна – профессор Московской художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова, кандидат культурологии, постоянная ведущая рубрики «Мода и мы» в журнале «Studio Д`Антураж», сотрудничает с журналами «Ателье» и «Индустрия моды», дизайн-эксперт Союза дизайнеров Москвы, член Международного художественного фонда, член Международной ассоциации писателей и публицистов.




Спектакль "Двенадцатая ночь". С.М. Бархин. Эскиз общей установки. 1972

Продолжить разговор о значении произведений Шекспира в творчестве наших театральных художников мне бы хотелось не хронологией постановок, хотя такой подход тоже допустим, а более подробным  экскурсом в такую личную, в какой-то мере интимную, область – дневники и записки художников, не суждения критиков и историков, а документальные подтверждения некоторых конкретных авторских замыслов. 

Начну с работ Н.А. Шифрина, который оформил в театре М.Н. Ермоловой «Как вам это понравится» (1940г.). На сцене перед зрителем возник причудливый полусказочный мир, в котором происходит действие комедии. Этот прием художник использует еще в одной постановке Шекспира – «Сон в летнюю ночь» (Центральный театр Красной Армии, 1941г.), где поэтика пьесы и романтическая музыка Ф. Мендельсона наилучшим образом были переданы синтезом сочетания вневременной фантастики и английского быта. Благодаря органичному слиянию стилей, такое художественное решение стало удачным. 


"Сон в летнюю ночь". Н.А. Шифрин. Эскиз костюмов. Тезей и Ипполита. 1941

В своих «Заметках о театральном опыте» (1955-1961гг.) Шифрин  выражает интереснейшие суждения об английском гении драматургии. Вот некоторые выдержки из его объемного и содержательного текста: «Шекспир входит в нашу биографию, конечно позднее, чем Пушкин, Лермонтов, Толстой, но входит прочно, навсегда. Может быть, поэтому так велика ответственность художника при соприкосновении с драматургом. Когда эта встреча была первой, я думал: вот я держу экзамен. Как мне удастся раскрыть Шекспира, писателя, который учит величию души, бесстрашию мысли и страстной любви. Но потом оказалось, что каждая встреча с Шекспиром – экзамен, каждая встреча таит опасность и стыд ошибки. <…> Конечно, каждая пьеса Шекспира требует своего решения. Но вместе с тем, есть что-то, что объединяет Шекспира в одно характерное, ему только свойственное нечто. Что это? <…> В действительности это высокая свобода. Это свобода рембрандтовского письма. Свобода, основанная на полном овладении материалом, смелая и дерзостная»[1]. У каждого яркого художника есть своё восприятие и  подход к материалу, с которым доводится работать, в рассматриваемом нами случае это пьесы Шекспира. 


"Виндзорские проказницы". С.Е. Ставцева. Эскиз декорации. Комната в гостинице "Подвязка". 1969


"Виндзорские проказницы". Л.Э. Грасманис. Слева: Эскиз костюма м-с Квикли.  Справа: Эскиз костюма Фальстафа. 1947

Читаем Шифрина дальше: «Шекспир не выносит многословия. Он стремителен и лаконичен. Одной фразой он лепит не только характер, но и целую жизнь человека. Он скорее недоскажет, чем сболтнет лишнее. Ему чужды нагромождения оперной роскоши и археологический педантизм. Он смело сталкивает эпохи, страны, также как и людей»[2]. Вдумчивое отношение и тщательная работа над материалом, вот что, по словам художника, лежит в основе последующих после изучения эпохи художественных решений. « В работе над Шекспиром подробным образом изучал исторический и художественный материал эпохи, философию, все, что прямо или косвенно, даже отдаленно связано с пьесой. Я опасаюсь решений, которые приходят сразу после прочтения пьесы. Они – результат опыта, образовавшегося штампа. <…> За каждую пьесу надо приниматься как бы впервые»[3]

"Король Лир". Н.И. Альтман. Слева: Эскиз костюма Реганы. Справа: Эскиз костюма короля Лира. 1946 

"Король Лир". Слева: Н.И. Альтман. Эскиз костюма шута. 1946. Справа: Д.В. Афанасьев. Эскиз костюма шута. 1964

Верный и профессиональный подход. С грустью подумала о том, что существование репертуарного театра сейчас под угрозой, о чем, собственно, непрестанно выражают опасения многие деятели культуры. И, если рассматривать в современном контексте, слова художника, сказанные более полувека назад, вполне можно воспринимать как пророчество. Конечно, будет трагедией, если настоящий театр вытеснят скороспелые эксперименты. И еще: « … я голосую за долгие сроки. Я делаю быстро, но обдумываю и размышляю долго. Сделать быстро можно <…> Можно, но не нужно»[4]. Далее он пишет, что пьесу нужно прожить как и жизнь каждого из действующих лиц и толк выйдет, если события пьесы станут частью жизни художника.


"Король Лир". Н.И. Альтман. Эскиз декорации. Буря. 1964


"Король Лир". В.Г. Меллер. Эскиз декорации. Тронный зал. 1959

Знаковым событием в истории шекспировских постановок на советской сцене был балет «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева. В 1940 году его поставили на сцене Ленинградского театра им. С.М. Кирова. Это был первый балет, поставленный по пьесе великого драматурга. Огромная заслуга в осуществлении постановки принадлежит трем крупным театральным деятелям – балетмейстеру Л. Лавровскому, художнику П. Вильямсу и балерине Галине Улановой.

В художественном оформлении было ценно то, что Вильямс, будучи прекрасным колористом, мастером передачи духа эпохи, смог правильно найти соответствующее музыке Прокофьева реалистическое художественное решение спектакля, а великолепное цветовое решение спектакля восхищало зрителей и было положительно отмечено театральными критиками. Посредством композиции и цвета, смелой фантазии художнику удалось уже с первых минут спектакля передать историческую достоверность. Своеобразными цветовыми аккордами «звучат» костюмы. Например, в  картине спектакля Площадь Вероны, одной из лучших в балете, Ромео одет в светло-сиреневый костюм, на Джульетте бледно-голубая туника. Эти цвета как бы утверждают всепобеждающую силу любви и ее бессмертие.


"Ричард III". А.Н. Шакарян. Эскиз декорации. 1966

В годы Великой Отечественной  войны, несмотря на все трудности, театры ставили новые спектакли и, конечно особыми становились премьеры Шекспира. Отрывки из спектаклей  или монтаж нередко показывали на линии фронта. В 42-м в разных театрах страны ставят «Гамлета» и « Короля Лира», «Укрощение строптивой», «Отелло» и «Виндзорских проказниц».

А после войны режиссеры и художники берутся за постановки редко ставившихся и трудных пьес – «Зимняя сказка», «Мера за меру», «Антоний и Клеопатра» и т.д. В это же время приходит новое понимание Шекспира, что проявляется  не в постановочных принципах, а раскрытии образов главных героев. Также это отразилось в изобразительной подаче драматургического материала –  костюмах и декорациях.


"Антоний и Клеопатра". И.Г. Сумбаташвили. Макет. 1971


"Антоний и Клеопатра". Ф. Люнчюте-Вайтекунене. Слева: Эскиз костюмаКлеопатры. Справа: Эскиз костюма Антония. 1966

А в работах театральных художников 50-х гг. уже прослеживаются тенденции к лаконичности и целостности, обобщенности художественного образа спектакля. Лаконичность порой доходит до крайности – художник иногда обходится без декораций, только некоторые определенные, тщательно отобранные элементы оформления сцены несут в себе смысловое и образное решение идеи спектакля, и здесь на передний план выходит новая трактовка образов героев, решению которых в огромной мере способствует костюм. Нам хорошо известно, что во времена Шекспира театр сильно отличался от того, который был в последующие века и уж тем более в ХХ веке. И если остановить внимание именно на том, что в 50-е гг. сценическое пространство «освобождается» от декорационного оформления, то тут наблюдается определенный возврат в эпоху драматурга. О больших инновациях вряд ли можно говорить. Художник Н. Акимов, оформивший в 1932 году «Гамлета» в московском театре им. Евг. Вахтангова и наблюдавший творческие искания  в постановках шекспировских пьес у других художников, в 1960 г. писал: «Ставя, например, Шекспира, нельзя повторять сцену театра «Глобус»[5], это будет наивно и неудобно для спектакля, но знать, для какой сцены писались эти пьесы, вероятно, просто необходимо»[6].

"Отелло". И.П. Кустова. Эскизы костюмов Эмилии и Яго. 1962

Слева: "Двенадцатая ночь". Г.А. Вилкс. Эскизы костюмов Конрада и Борачио. 1946. Справа: "Отелло". А.И. Тимин. Эскиз костюма Отелло. 1949

Одним из ярких примеров лаконичного решения спектакля является работа художника С. Вирсаладзе  - балет А. Мачавариани «Отелло» в театре оперы и балета им. З. Палиашвили в 1957 году. Цветовое решение было необычным – на фоне черного бархатного занавеса и драпировок, которые то открывали, то закрывали  различные части сцены, весь цветовой акцент был перенесен на костюмы, в которых была использована богатая палитра красок. Для Дездемоны художник выбрал чистые светлые цвета и  белый, для Яго – серый мышиного оттенка, символ главного героя – Отелло и трагедии в целом – черный. Все в комплексе прекрасно сочеталось с музыкой.

В 60-е и 70-е годы все чаще к Шекспиру обращаются молодые театральные художники, они вносят свое понимание в уже накоплееный к тому времени опыт. Художник С. Арутчян создает простые и выразительные декорации и костюмы к «Гамлету», «Макбету» и «Отелло» (Драматический театр им. Г. Сундукяна,  Ереван). В оформлении этих спектаклей, художник использует новую театральную технику, умело сочетает различные фактуры материалов, цвет и свет.


"Гамлет". В.В. Дмитриев. Эскиз декорации. Поединок Гамлета с Лаэртом. 1940-1943


"Гамлет". Н.И. Альтман. Эскиз занавеса. 1966

Интересны работы художников Е. Лысика и В. Левенталя, создавших  в этот период оформление к произведениям Шекспира.

Одной из самых притягательных драм неизменно считается «Гамлет». В разные годы разные художники  во многих театрах СССР создавали художественное оформление к этому произведению У.Шекспира. У каждого было свое видение и общего оформления, образа каждого героя. В. Дмитриев[7] считал, что в «Гамлете» должны быть «правдивые, не преувеличенные, не гротесковые костюмы. Костюмы должны быть удобны и живы – это не оперный наряд, а естественная одежда. И здесь, как и в декорациях, я должен был противопоставить два мира. Среди пышных костюмов придворных – черная одежда Гамлета и скромный вид его друзей. Но и среди двора мне хотелось найти какие-то тонкие различия. Король у меня менее наряден, но зато более изыскан, чем остальные.<…> королю не нужно подчеркивать костюмом свое превосходство…». Далее художник высказывает такую мысль: «Мне кажется, что при постановке трагедии, нет надобности подчеркивать «трагичность» декораций и костюмов. Наоборот, в естественной, выражающей дух эпохи жизненной обстановке трагические столкновения страстей должны звучать сильнее и ярче»[8].


"Гамлет". Н.И. Альтман. Эскизы костюмов Офелии и Гамлета. 1954


"Гамлет". М.-Л. Кюла. Эскизы костюмов Гертруды и Клавдия. 1966

В 1971 году Юрий Любимов в сотворчестве с Давидом Боровским создает легендарный спектакль «Гамлет»[9]. Здесь художник срывает романтические покровы, столь присущие прежним художественным работам, и обнажает трагическую сущность «Гамлета». В оформлении ясно видна трагичность, прежде всего в символическом, постоянно движущемся черном занавесе, «символизирующем и силу власти, и силы природы, земли праха»[10].

Мы вспомнили далеко не все спектакли и их оформление – декорации, костюмы, да это и не возможно. Важным было показать значимость шекспировских трагедий в творчестве театральных художников, их отношение к пьесам великого драматурга, свое видение образов героев через костюм как средство художественной выразительности.


"Антоний и Клеопатра". Т. Салахов. Эскиз декорации. Царская усыпальница. 1964


"Антоний и Клеопатра". Т. Салахов. Эскиз декорации. 1964


Далее читайте о художниках Большого театра. Исторический экскурс…


[1] Художники театра о своем творчестве. М., 1973. С. 336

[2] С.337

[3] С.340

[4] Там же.

[5] Театр «Глобус» - был построен в 1599г. на средства труппы актёров Lord Chamberlain’s Men, к которой принадлежал и Шекспир. Сгорел в пожаре 29 июня 1613 г. был восстановлен в июне  1614 г. Просуществовал до 1642г. В нем впервые были поставлены многие произведения У. Шекспира.

[6] Художники театра о своем творчестве. М., 1973. С. 34

[7] В. Дмитриев оформил трагедию У.Шекспира «Гамлет» в Ленинградском театре им. Ленсовета.

[8] Сборник «Гамлет». Вып. к постановке в Ленинградском театре им. Ленсовета. Ленинград. 1938.С. 17-23

[9] Реж. Ю. Любимов, пер. Б. Пастернака, худ. Д. Боровский, Гамлет – В. Высоцкий, Гертруда А. Демидова. Клавдий – В. Смехов, А. Пороховщиков, Полоний – Л. Штейнрайх, Офелия – Н. Сайко, Лаэрт – И. Бортник. 

[10] А. Шифрина.